Evolución Poética de Miguel Hernández: Un Recorrido por sus Etapas Creativas

Producción y Evolución Poética

A continuación, se presenta la trayectoria poética de Miguel Hernández desde una perspectiva cronológica:

1930-1931: Obra Juvenil

Primeros tanteos literarios. Etapa de formación donde se ejercita en métricas y estilos populares y cultos. Inspiración romántica y becqueriana con resonancias modernistas.

1932: Etapa Madrileña y Neogongorina

Práctica del ideal de pureza en una poesía culta y hermética. El mundo externo, la naturaleza, lo cotidiano, la poesía pura y la religiosidad son tentativas iniciales que desembocan en poemas sueltos, en Perito en lunas y en las dos piezas teatrales: Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, y El torero más valiente.

Perito en lunas (42 octavas reales) es una recreación artística de lo rústico, lo vulgar y lo diario. Contemplación de la realidad cotidiana y campestre que rinde culto a lo material y lo humilde: el limón, la granada, el toro, la palmera, el espantapájaros, la noria… El nexo común del libro es la metáfora de la luna, que simboliza el comportamiento de la naturaleza: exaltación de la vida, la fecundidad y la fertilidad femenina.

1933-1934: Etapa Religiosa

Influencia de Ramón Sijé. En su compromiso espiritual, Miguel Hernández defiende un realismo cristiano. En 1934 escribe El silbo vulnerado y El silbo de afirmación en la aldea, en defensa de lo rústico frente a lo urbano. Hay una preponderancia del «yo» y un progresivo abandono del elemento religioso.

1934-1935: Poesía de Angustia

Poesía que refleja su mundo interno, de angustia y de «sangre», fruto del amor por Josefina, que se trasluce en angustia existencial y en el sentimiento del amor como autodestrucción. En 1935, influenciado por Neruda, avanza hacia la poesía impura, profundizando en el hombre y sus realidades. Escribe El rayo que no cesa, poemario amoroso con reelaboración de poemas anteriores, y las obras teatrales Los hijos de la piedra y El labrador de más aire.

El rayo que no cesa revela un interior poblado de inquietudes y presentimientos. Momento de crisis ideológica y estética, tensiones donde explota la pasión, la pena y la desesperación. Evoluciona desde la tradición literaria a la poesía «impura» y desgarrada. El amor adquiere un acento de pasión, anhelo insatisfecho, ansia de posesión, expresión de una experiencia amorosa honda, sincera e irreprimible. El sentimiento crece hacia imágenes cada vez más directas y vigorosas, como el toro (soledad, luto, dolor, fuerza y virilidad), indomable y sincero.

Vida, amor y muerte se concentran en los temas, destacando el amor como anhelo vitalista que se enfrenta a todo, aunque es un vitalismo trágico de oscuros presagios. El soneto, que favorece la síntesis emocional y expresiva, se extiende por casi todo el libro («Sino sangriento», «Vecino de la muerte»). Destaca la «Elegía a Ramón Sijé» por la alta concentración lírica en la expresión del dolor ante la muerte.

1936-1937: Poesía Comprometida

Retorno a lo externo, ahora en la vertiente social. Poesía comprometida, social, combativa y política. Se vincula al pueblo, convirtiendo su poesía en arma de combate humanizadora («Llamada a los poetas»). Propone una poética de la naturalidad y de la realidad social y la denuncia («Sentado sobre los muertos» y «Recoged esa voz»), reencontrándose con la tradición popular. Escribe Viento del pueblo, El hombre acecha y los dramas Teatro en la guerra y El pastor de la muerte. «Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas», escribe Miguel Hernández.

De los dos libros de poesía en la guerra (Viento del pueblo y El hombre acecha), Viento del pueblo (1937) es el más viril y apasionado. Expresa la más intensa vibración humana y el espíritu bélico más ardiente.

Etapa de poesía más comprometida, libro de arengas, de combate, denuncia y preocupación social, con dolor por la tragedia de la guerra. Optimismo, esperanza y júbilo por un porvenir mejor, junto con el amor («Juramento de la alegría», «Canción del esposo soldado»). Las penurias del pueblo y la necesidad le arrancan la protesta («Canción del niño yuntero»).

Estos ardores se apagan con un lenguaje más sobrio e íntimo, con menos retórica, en El hombre acecha (1939), evidenciando la realidad brutal de la guerra. En ambos libros, el lenguaje es claro y directo, sin menoscabo de logros estilísticos.

1938-1941: El Mundo Interno

El intimismo del «yo» como trasunto amoroso y social. Época de cárcel y de temas humanos, de angustia e intimidad, de dolor. Desnudez y concentración estilística. Profundiza en dos temas:

  • La ausencia: de amor, de libertad, de esperanza, del mundo exterior. Esto le provoca soledad.
  • El amor: fraterno y a la mujer. Búsqueda del amor absoluto en una realidad que lo niega.

Otros temas: el «yo» más el «nosotros». Momento de Cancionero y romancero de ausencias y otros poemas sueltos.

Cancionero y romancero de ausencias representa la madurez del escritor y del hombre. La «luz» de los libros anteriores da paso a lo lóbrego, en colores tristes y trágicos. El poeta se concentra en su intimidad, quema recuerdos y vivencias, entusiasmos y esperanzas, apareciendo sus mayores obsesiones: el amor y el dolor de la ausencia, la inquietud y la desconfianza, los recelos de la guerra fratricida y las pasiones turbias que ésta ha creado en el hombre.

En esta época nace y muere su primer hijo («Hijo de la luz y de la sombra»). El día y la noche, las fuerzas viril y femenina chocan en su poesía con fuerza cósmica. El tema de la prisión aparece como algo incomprensible e injusto, que lo priva de todo lo más hermoso de la vida. Poesía de visiones terribles, pesadillas de odio, rencores…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *